La peinture de Christine Safa se déploie dans un espace intermédiaire, entre territoires vécus et territoires transmis. Artiste franco-libanaise, elle construit une œuvre où l’expérience personnelle se mêle à une mémoire héritée, façonnant un langage pictural fait de paysages mentaux, d’horizons mouvants et de formes architecturales épurées.

Une enfance entre France et Liban

Grandir entre la France et le Liban a inscrit très tôt la coexistence du paisible et du tragique au cœur de sa sensibilité. L’artiste évoque une enfance rythmée par les allers-retours, les étés passés au Liban, la douceur familiale, mais aussi l’omniprésence d’une violence politique dont elle n’a pas été actrice directe. « J’ai sûrement absorbé le chagrin de ma famille », confie-t-elle, décrivant une transmission émotionnelle silencieuse, diffuse, mais profondément structurante.

L’assignation au récit de la guerre

À l’entrée en école d’art, cette mémoire héritée devient un sujet presque attendu. En classe préparatoire puis aux Beaux-Arts de Paris, Christine Safa développe une iconographie explicitement liée à la guerre : enfants armés, images violentes, collages sur journaux, broderies. Cette période, marquée par une grande intensité émotionnelle, est cependant rapidement interrogée. « On m’a dit : tu n’es pas journaliste », se souvient-elle, soulignant la nécessité de déplacer son rapport au réel et à la représentation.

La découverte d’un regard poétique

La rencontre avec l’œuvre d’Etel Adnan agit alors comme une bascule. Elle découvre qu’un regard doux, poétique, non spectaculaire, peut porter une vérité tout aussi forte. « Un regard doux et poétique était suffisant », explique-t-elle. Cette révélation lui permet de s’autoriser une autre approche du Liban, non plus uniquement marquée par la violence, mais par la sensation, la lumière, le temps et la couleur.

Peindre comme un rituel

Chez Christine Safa, la peinture relève d’un geste profondément incarné. Nourrie par l’iconographie chrétienne, les fresques italiennes et la matière des murs anciens, elle affirme : « La peinture est un rituel. » L’usage de pigments bruts, de poudres de marbre, de surfaces préparées comme des murs confère à ses œuvres une dimension presque architecturale. La toile devient un lieu de dépôt du temps, un espace où la matière conserve la mémoire du geste.

Paysages intérieurs et formes essentielles

Maisons, arbres, montagnes, horizons traversent son œuvre de manière récurrente. Ces motifs ne relèvent pas de l’observation directe : « Je préfère peindre après coup. » La peinture naît de la mémoire, de la rémanence, de ce qui persiste après l’expérience. Les horizons rappellent ceux du littoral libanais, les maisons se confondent parfois avec des montagnes, les arbres projettent leurs ombres sur des façades silencieuses.

Retrouver la joie de peindre

Progressivement, la peinture de Christine Safa s’éloigne du récit pour affirmer une présence plus ouverte, plus joyeuse. « Rien de pire que de s’ennuyer de peindre », affirme-t-elle. Son travail actuel cherche à préserver une forme de fulgurance, à accepter l’inachevé, à laisser la couleur agir librement. Entre mélancolie et joie retrouvée, sa peinture devient un espace de réconciliation, où la mémoire n’est plus un poids mais une source.

FAQ

  1. Qui est Christine Safa ? Artiste peintre franco-libanaise.
  2. Ses thèmes principaux ? Mémoire et paysage.
  3. Influence majeure ? Etel Adnan.
  4. Peint-elle d’après photo ? Non.
  5. Place du Liban ? Centrale.
  6. Place de l’Italie ? Fondatrice.
  7. Style ? Entre figuration et abstraction.
  8. Matériaux ? Pigments, huile, aquarelle.
  9. Où expose-t-elle ? Galeries internationales.
  10. Recherche actuelle ? La joie du geste.

David Reed is a prominent American contemporary painter known for his abstract works that emphasize color, movement, and light. With a distinct approach that blends traditional techniques with modern influences, his paintings often evoke a cinematic quality, mixing expressionist brushwork with a digital sensibility. In this interview, Reed discusses his artistic journey, from his early influences to his latest exhibition, Whirlpool.

Early Influences and Path to Art

Reed’s early life in San Diego, California, was shaped by modernist architecture, thanks to his uncle, architect John August Reed. This influence, combined with family members involved in art, created a foundation that would eventually lead Reed to pursue painting. He reflects on how McLaughlin’s minimalist work, often dismissed by others, piqued his curiosity and shaped his approach to space and composition.

The Impact of the New York Studio School and Milton Resnick

While studying at the New York Studio School, Reed encountered Milton Resnick, who challenged him to view paintings as a whole rather than focusing on isolated parts. Resnick’s unconventional advice helped Reed develop a more integrated approach to painting.

Color, Emotion, and Freedom in Painting

One of the defining features of Reed’s work is his use of color to evoke emotion. For Reed, color serves as an opening, offering an unarticulated yet powerful emotional resonance. He believes color in painting can liberate the viewer, creating personal connections that transcend commercial uses of color in media.

“Painting can fight back against [advertising] by using color in a way that’s free, that lets people experience in a different way and frees them up rather than trying to control them.”

Whirlpool: The Endless Possibilities of Painting

In Whirlpool, Reed seeks to create paintings that feel open-ended, inspired by an Edgar Allan Poe story about a whirlpool with simultaneous inward and outward motion. This dynamic interaction, where paintings pull viewers in before pushing them out, captures the essence of Reed’s recent work.

“I want these forms to be open… to think that the painting can open up sideways, above and below, and maybe be repeated in certain ways.”

Homage to Barnett Newman and the Use of Stencils

Reed’s experimentation with stencils has given him new freedom in manipulating color and form. In his homage to Barnett Newman, Reed uses red, yellow, and blue to invoke Newman’s abstract yet culturally resonant approach. This piece reflects Reed’s respect for Newman’s ability to blend intellectual depth with popular culture, a quality Reed aspires to in his own work.

“I think of that painting as an homage to Barnett Newman… he was so intellectual, but still so involved with pop culture.”

Conclusion: The Emotional Journey of Painting

David Reed’s dedication to exploring the emotional and visual language of color and form has cemented his place in contemporary art. His work continues to offer viewers a unique, open-ended engagement, revealing the transformative potential of painting in a world where color is often commercially driven. Reed’s exhibition Whirlpool serves as a testament to his belief in the enduring relevance of painting as an expressive medium.

Watch David Reed’s full interview to learn more about his journey and philosophy.

Augustine Kofie explique comment, après plus de 20 ans de pratique, il a été amené à faire ses collages et ses peintures abstraits. Depuis son enfance où sa mère lui fabrique des vêtements customisés, il prend l’habitude de récupérer des matériaux divers pour les inclure dans ses oeuvres. Le graffiti et la culture hip-hop avec le sampling, dont il s’inspire, l’aident à forger son style. Il trouve enfin une inspiration supplémentaire dans la peinture constructiviste ou chez des artistes comme Lee Bontecou, Ed Moses ou encore des architectes comme Lebbeus Woods ou Antonio Sant’Elia.


Augustine Kofie explains how, after more than 20 years of practice, he had been led to make his collages and his abstract paintings. Since his childhood when his mother made him customized clothes, he is used to collecting various materials that he includes in his works. Graffiti and hip-hop culture with sampling, that fuel his mind, help him to forge his style. He finally finds an additional inspiration in the constructivist painting or in artists like Lee Bontecou, Ed Moses or even architects like Lebbeus Woods or Antonio Sant’Elia.